lunes, 31 de mayo de 2021

Francisco Javier Fernandez - Guadagnino repite con Timothée Chalamet en una historia de amor con canibalismo; la secuela de 'Call me by your name' desaparece de sus planes

Guadagnino repite con Timothée Chalamet en una historia de amor con canibalismo; la secuela de 'Call me by your name' desaparece de sus planes

Otro de los cineastas europeos más interesantes de los últimos años tiene nuevo trabajo entre manos. Ayer hablamos de 'Poor Things', el próximo proyecto de Yorgos Lanthimos, y hoy es el turno de 'Bones and All', cuyo rodaje ya está en marcha bajo la dirección de Luca Guadagnino.

El italiano también tiene se ha decantado por la adaptación de una novela, en este caso una obra de Camille DeAngelis. La historia se centra en la relación entre Maren, una joven que intenta aprender a sobrevivir en los márgenes de la sociedad, y Lee, un chico intenso y errante, durante la odisea que viven juntos mientras realizan un viaje que les lleva a conocer la América de Ronald Reagan.

Un viaje que, al parecer, incluye canibalismo. A pesar de los esfuerzos de los amantes, todos los caminos llevan a sus aterradores pasados y a una decisión final que decidirá el futuro de su romance. El guion lo firma David Kajganich ('Cegados por el Sol', 'Suspiria'). Cabe destacar que Timothée Chalamet y Michael Stuhlbarg volverán a ponerse a las órdenes de Guadagnino tras el éxito de 'Call me by your name'. Quien no estará es Armie Hammer, la otra estrella de ese film; curiosamente, Hammer fue acusado de practicar "canibalismo"...

Además de Chalamet y Stuhlbarg, el reparto incluye a Mark Rylance, Chloë Sevigny, Francesca Scorsese, Taylor Russell, David Gordon Green y Jessica Harper. Chalamet interpreta a Lee y Russell a Maren. Cabe destacar que 'Bones and All' es el primer rodaje de Guadagnino en Estados Unidos y el director suena muy entusiasmado:

"He sido influido por la cultura americana, el cine americano y, ahora, el paisaje americano, así que estoy muy contento y orgulloso de haber venido por fin a esta costa."

¿Habrá 'Call me by your name 2'?

Con la nueva colaboración entre Luca Guadagnino y Timothée Chalamet, y la caída en desgracia de Armie Hammer, resulta inevitable preguntar al director por la esperada secuela de 'Call me by your name'. Recordemos que el italiano llegó a decir que quiere hacer una pentalogía en torno a ese relato y tanto Chalamet como Hammer estaban a bordo.

Lamentablemente para los fans que querían ver 'Call me by your name 2', parece que Guadagnino se ha distanciado del proyecto y ahora mismo no entra en sus planes. Así lo ha explicado:

"La verdad del asunto es que mi corazón todavía está ahí pero ahora estoy trabajando en esta película. Y con suerte, voy a hacer pronto 'Scarface', y tengo muchos proyectos así que me centraré en este lado del Atlántico y en las películas que quiero hacer."

-
La noticia Guadagnino repite con Timothée Chalamet en una historia de amor con canibalismo; la secuela de 'Call me by your name' desaparece de sus planes fue publicada originalmente en Espinof por Juan Luis Caviaro .


Javier Fernandez
https://ift.tt/1c1igf4
https://twitter.com/fernandezpanch
https://ift.tt/3peTPJO

'Lucifer': Fecha de estreno, regreso de personajes, el nuevo Dios y todo lo que sabemos de la temporada 6 - Javier Fernandez

Con la nueva tanda de episodios ya disponible en Netflix, comienza la recta final para su desenlace.

>> Leer el artículo | sobre Sensacine - lunes, 31 de mayo de 2021




Francisco Javier Fernandez Auditor
https://ift.tt/16Lg0I6
https://ift.tt/34yYvk1

En el próximo capítulo de 'Love is in the air': Eda le deja las cosas claras a Serkan: "El amor verdadero dura para siempre" - Javier Fernandez

La pareja protagonista de la telenovela turca busca la felicidad con otras personas, pero entre ellos saltan chispas. ¿Seguirá la guerra o encontrarán la paz?

>> Leer el artículo | sobre Sensacine - lunes, 31 de mayo de 2021




Francisco Javier Fernandez Auditor
https://ift.tt/16Lg0I6
https://ift.tt/3fTgaZ0

Francisco Javier Fernandez - El creador de 'Mare of Easttown' explica el final de la miniserie de HBO: "es una tragedia"

El creador de 'Mare of Easttown' explica el final de la miniserie de HBO:

Hace apenas unas horas que HBO estrenaba el séptimo y último episodio de 'Mare of Easttown', una miniserie que ha conquistado a millones de espectadores. Es de esperar que su final vaya a dar mucho de lo que hablar y Brad Ingelsby, creador y guionista de toda la serie, no ha tenido problema en dar muchas claves sobre el mismo en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter.

Las claves del final

Ojo con los SPOILERS del episodio final de 'Mare of Easttown' de aquí en adelante.

En este séptimo capítulo ha sido cuando descubrimos que el asesino de Erin era Ryan, el hijo de la mejor amiga de la protagonista. De hecho, es el empeño del personaje interpretado por Kate Winslet en sacar a la luz la verdad lo que permite que conozcamos esa impactante relación que agria aún más su relación con Lori. Al respecto, Ingelsby comenta lo siguiente sobre la forma de estructura el episodio:

El eje de las primeras escenas es que la relación de Mare con Lori está fracturada. Sabe que Lori está ocultando la verdad al final final del episodio, algo que es una traición a ojos de Mare. Empieza con estas dos mujeres y su relación, y luego vuelve a ser sobre la comunidad, la forma de vida de Mare y después vuelve a centrarse en estas dos mujeres. Eso era interesante para mí, que empezase y acabase con Mare y Lori. Esa fue realmente una guía para mí, empezar con las dos, diversificar con el caso y la comunidad de nuevo, y entonces volver a esta relación.

Sobre la posibilidad de ver la escena final entre ambas como una reconciliación, Ingelsby señala que "creo que es un primer paso. Si las visitásemos en un año o dos, sería... obviamente eventos así cambian relaciones, pero son amigas". Además, apunta lo siguiente sobre el hecho de finalizar la serie con Mare subiendo por primera vez al desván de su casa tras la muerte de su hijo:

Teníamos que acabar la serie con una nota de gracia o hubiese sido demasiado triste y pesada. Siempre supimos que el núcleo de la serie era una mujer que no había llorado la muerte de su hijo y ha de confrontarlo. Sabíamos que iba a acabar ahí, y espero que deje al público son un sentimiento de esperanza sobre Mare y la comunidad. Eso es lo que era importante sobre esa ascensión al final, ella subiendo finalmente a hacer lo suyo. dando un paso adelante. Espero que deje a la audiencia pensando que Mare va a estar bien.

Además, deja claro que sabía desde el primer momento quién iba a ser el asesino, hasta el punto de que "no empecé a escribir la serie hasta que sabía donde acababa, así que antes de escribir la primera palabra, sabía que iba a ser Ryan", aclarando además lo siguiente sobre la forma de desvelarse qué fue él:

Llega a un punto de ruptura y está intentando preservar su unidad familiar, algo que en cierta medida lo hace más descorazonador. La frase que se queda conmigo es cuando Lori dice: "Ni siquiera sabe cómo usar una pistola". Le pega tan poco haber hecho eso. Es una tragedia, realmente.

¿Temporada 2?

Escena Mare

Ingelsby también quiso dejar claro que 'Mare of Easttown' está escrita para ser una serie de una única temporada, pero que quizá haya una segunda si "podemos dar con una historia de la que nos sintamos orgullosos y sintamos que funciona como segundo episodio en el viaje de Mare", pero que por ahora no tiene idea de cuál podría ser esa idea.

-
La noticia El creador de 'Mare of Easttown' explica el final de la miniserie de HBO: "es una tragedia" fue publicada originalmente en Espinof por Mikel Zorrilla .


Javier Fernandez
https://ift.tt/1c1igf4
https://twitter.com/fernandezpanch
https://ift.tt/3fDBd32

Francisco Javier Fernandez - "Fue difícil no tener la boquilla en Cruella". Emma Stone se pronuncia sobre la prohibición antitabaco de Disney

Hace eones —concretamente en el verano del año 2007— Walt Disney Co. se convirtió en la primera major hollywoodiense en prohibir la aparición de personajes fumando en sus producciones; una medida que se extendió en 2015 a sus propiedades de Lucasfilm, Marvel y Pixar, y que ha afectado a la traslación a imagen real de una de las villanas más carismáticas de la compañía: la mismísima Cruella de Vil.

Es complicado pensar en la antagonista de la entrañable '101 dálmatas' sin su inseparable boquilla para cigarrillos en la mano; pero las limitaciones family friendly marca de la casa Disney han dejado a Emma Stone con las ganas de interpretar a la infame modista en 'Cruella' explotando uno de sus signos distintivos del filme animado original.

La actriz, durante una entrevista reciente con The New York Times, ha hablado sobre el tema, y sobre la nueva realidad no fumadora de Cruella de Vil.

"No está permitido en 2021. No se nos permite fumar en pantalla en una película de Disney. Fue difícil no tener la boquilla... Estaba muy ilusionada por que me rodease esa gran nube de humo verde, pero no fue posible. No quiero fomentar el tabaquismo, pero tampoco tengo intención de promover despellejar cachorritos".

Con o sin protagonista fumadora, 'Cruella' ha arrancado su periplo simultáneo en salas de cine y Disney+ con bastante buen pie; convirtiéndose en el segundo largometraje más visto del fin de semana en Estados Unidos, con una nada desdeñable suma de 26,5 millones de dólares en taquilla; montante al que sumar otros 16 millones estimados de su estreno en países de Europa y Oriente Medio.

-
La noticia "Fue difícil no tener la boquilla en Cruella". Emma Stone se pronuncia sobre la prohibición antitabaco de Disney fue publicada originalmente en Espinof por Víctor López G. .


Javier Fernandez
https://ift.tt/1c1igf4
https://twitter.com/fernandezpanch
https://ift.tt/3fZk1nf

La adorable costumbre de Norman Reedus que demuestra que es el mejor compañero - Javier Fernandez

El equipo de 'The Walking Dead' tiene motivos para adorarle. Y nosotros también.

>> Leer el artículo | sobre Sensacine - lunes, 31 de mayo de 2021




Francisco Javier Fernandez Auditor
https://ift.tt/16Lg0I6
https://ift.tt/34zWtjQ

Francisco Javier Fernandez - 40 años de ‘La posesión’: histeria, surrealismo y sexo tentacular en la madre europea del cine de terror de autor

40 años de ‘La posesión’: histeria, surrealismo y sexo tentacular en la madre europea del cine de terror de autor

Aunque ha tardado en calar en la cultura popular, ‘La posesión' (Possession, 1981) fue una de las películas de terror europeas más importantes de los años 80, sin encontrar continuidad su culto durante los años siguientes hasta que la llegada del DVD le dio una nueva vida que sigue creciendo desde los márgenes. El polaco Andrzej Zulawski dirigió este inquietante enigma ambientado en el Berlín occidental, y ya resultaba un proyecto singular cuando se gestó.

Parte de su nueva popularidad se debe a la desaforada interpretación de Isabelle Adjani, que le valió el premio a la mejor actriz en Cannes y el César en 1981, dando una serie de imágenes de impacto que han encontrado su nueva vida en redes sociales, incluso siendo reinterpretadas como inspiración feminista y poblando avatares y portadas de perfil en twitter y Tumblr. Pero la naturaleza del film es demasiado poliédrica para reducir a una sola su caudal de ideas, que van desde el humor negro a la exploitation pura, pasando por el drama conyugal, el existencialismo y la denuncia política.

SPOILERS del film en el texto

Punto y aparte surrealista en el cine de terror moderno

En ‘Possession’, Sam Neill es Mark, un agente secreto de una agencia no especificada que regresa a casa con su esposa Anna y su hijo en la parte del Berlín oeste, para descubrir que esta se ha enamorado de otro hombre y divide su tiempo entre su hogar y su amante; sin embargo, Mark todavía la quiere, lo que causa un gran conflicto entre ellos y una investigación en la que descubre el romance anterior con un hombre llamado Heinrich, que ella también ha dejado por otro, la búsqueda de la identidad de su amante actual conduce a un caos indescriptible.

Esta sencilla línea argumental podría encajar con la de un drama conyugal, pero usa todos los códigos del cine de terror moderno, desde el gore, las interpretaciones, el tono de fábula, el humor macabro y absurdo, el misterio surrealista o las criaturas lovecraftianas; casi una lección 101 de lo que puede dar de sí un cruce del cine de autor y vanguardia con el género puro, funcionando exactamente igual a día de hoy, enmendando la plana a los creadores de ese término absurdo del “horror elevado”, como si este tipo de películas no hubieran existido desde el propio inicio del cine.

Sin embargo, si ‘La noche de los muertos vivientes’ (Night of the Living Dead, 1968) marca un antes y un después en el género de terror independiente americano, ‘Possession’ reabsorbe los hitos de terror recientes de nombres como William Friedkin, Roman Polanski o David Lynch y los empareja armónicamente con el universo personal de su director, con una sensibilidad de cine del este que también recoge la herencia de Wojciech Has o Walerian Borowczyk, dando como resultado un film de arte y ensayo con dimensiones épicas, casi una superproducción de horror experimental sin precedentes.

Un proyecto inconcebible

Possessionposter

Zulawski concibió ‘Possession’ a raíz del colapso de su matrimonio con la actriz Małgorzata Braunek, después de que se le permitiera regresar a Polonia del exilio después del éxito internacional de ‘Lo importante es amar’ (L'important c'est d'aimer, 1975), la posterior producción de ‘Na srebrnym globie’ (1989), y su segundo exilio de Polonia. Toda su experiencia de exiliado y el ángulo político de la película es tan importante como la idea de la separación, aunque las interpretaciones más actuales tienden a ignorarlo en favor de una visión de la obra como un Amor fou que se descalabra.

Possessiongif

Cuando el director le presentó la idea al gerente de Paramount Studios, Charlie Bluhdorn, la llamó "una película sobre una mujer que se folla a un pulpo" y consecuentemente este le mandó a pasearla por otros productores. Lo cierto es que esa descripción es tan válida como decir que es la historia de una mujer poseída, que no vive en la realidad del régimen comunista y tiene un romance muy extraño. En realidad, es tan difícil de explicar como cualquier obra que tiene sus raíces en la autobiografía y busca ser un cuento de hadas para adultos enmascarado en el cine de terror.

El director no rehúye de la etiqueta y argumenta en entrevistas que la primera historia que se contó alguna vez seguramente fuera de terror. En ese sentido, es muy similar a lo que David Lynch hizo con ‘Cabeza Borradora’ (Eraserhead, 1977), que él veía como "un sueño de cosas oscuras y preocupantes" lleno de elementos autobiográficos con criatura y naturaleza kafkiana. La convergencia de los dos autores llegará hasta ‘Twin Peaks’ y ‘Carretera Perdida’ (Lost Highway, 1997), cuyo final y su juego de dopplegängers parecen inspirados directamente en ‘Possession’.

Video nasties de etiqueta negra

British Video Nasties Featured Image

Aunque el tiempo la relegara a una posición ingrata durante muchos años, la película se proyectó en Cannes e Isabelle Adjani ganó con ella el premio a la Mejor Actriz, lo que no impidió que en su lanzamiento inicial tuviera que recortarse en gran medida para obtener un lanzamiento en los Estados Unidos. En Reino Unido, directamente fue una de las puntas de lanza del escándalo provocado por Mary Whitehouse y varios otros grupos religiosos que acabó con la infame lista de las Video Nasties, por lo que se prohibió su circulación y distribución hasta 1999.

Que ‘Possession’ fuera emparejada con obras como ‘Posesión Infernal’ (The Evil Dead, 1981), u ‘Holocausto Caníbal’ (Cannibal Holocaust, 1980) también indica que, más allá de su indudable elegancia, tiene un material genético exploit comparable a las provocaciones de Ken Russell, y lejos de renegar de ello, lo amplifica en su deliberada hipérbole expresiva. Esto hizo que se eliminaran unos 40 minutos, se reorganizaran escenas e incluso se agregaran efectos ópticos para venderla como una película de terror más sencilla.

En su momento críticos como Vincent Canby, de New York Times, la definían como “una película de terror intelectual, lo que significa que contiene una cierta cantidad de sangre indecorosa y no tiene ningún sentido", pero si en parte no se ha reconocido durante tantos años es porque no se ha visto la versión original hasta el año 2000, cuando el montaje de 127 minutos de duración empezó a distribuirse en DVD, provocando una ola de redescubrimiento que tiró por la ventana todo tipo de expectativas sobre un “drama de pareja”.

Una odisea conyugal política y kafkiana

Feel

Con la llegada de autores como David Cronenberg, entender que una obra de intensidad dramática a lo Cassavetes tenga sexo con monstruos es más digerible, y ‘Possession’ también tiene similitudes nominales con ‘Cromosoma 3’ (The Brood, 1979), que presentaba a un esposo que intentaba rescatar a su esposa separada de una técnica psicoterapéutica que le permitía expresarse dando a luz físicamente a engendros cárnicos de pura ira, siendo la de Zulawski casi una versión subjetiva de esa somatización monstruosa del odio en el divorcio, con una sátira del “amante new age” común en ambas.

Cromo Cromosoma 3

‘La posesión’ no se diferencia de otros psicodramas sobre la separación como 'Secretos de un matrimonio’ (Scener ur ett äktenskap, 1974) de Ingmar Bergman, un autor que Zulawski cita directamente en varias situaciones, pero su atmósfera tensa y el sesgo surrealista la llevan al horror psicológico como ‘Deep End’ (1971), ‘El grito’ (The Shout, 1978) o ‘Images’ (1972), pero con algo de paranoia urbana más afín a ‘Repulsión’ (1965) y, sobre todo, a ‘El quimérico inquilino’ (1976) de Roman Polanski, con la que comparte actriz principal, planos de escaleras similares o Cristos en la cruz, además del tema del doppelgänger.

Partiendo de una opresiva odisea sobre la identidad que también tiene rasgos políticos, Polanski y Zulawski tienen en común que conocen bien la Polonia del régimen comunista y su terror de dobles conecta con la historia de ‘El otro señor Klein’ (Monsieur Klein, 1976), y recoge esa misma dimensión kafkiana con gran influencia de la Europa arrastrada por persecuciones y miedo, lo cual no impide una interpretación del desdoblamiento como una alegoría fantasmagórica de la obsesión a lo ‘Vértigo’ (1958), la cual, para rematar, también tenía un clímax en lo alto de una escalera en espiral.

Klein El otro señor Klein

La criatura de Rambaldi

Ese momento final, al que se puede llegar agotado, forma parte de la colección inabarcable de imágenes memorables de Zulawski, donde a veces bastan los primeros planos de los personajes en varias etapas de su duelo, pero en donde es imposible no acabar recordando a Adjani como Anna, una mujer que se desmorona y se reconstruye por completo, desde la risa maníaca al llanto, pasando por la automutilación y una infidelidad que tiene algo de visión perversa de la maternidad, y que la acaba llevando al borde de la locura, creando un icono moderno con su vestido azul o su boca llena de sangre.

Adjani

Aunque la actriz eclipse al notable personaje de Sam Neill, que considera ‘La posesión’ la favorita de su filmografía, dentro del catálogo de impactos gana por un trecho el detalle de que en el fondo, todo gira en torno a relaciones sexuales con un monstruo grimoso en un viejo y sucio apartamento en Berlín. La criatura en sí misma es una idea casi lovecraftiana no por sus tentáculos, sino por lo inexplicable de su existencia, y fue creada por Carlo Rambaldi, el genio de los efectos especiales que dio vida a E.T. para Spielberg un año después.

Possession3

Los productores de ‘Possession’ querían un diseño de H.R. Giger, pero al no poder encajar este su agenda de trabajo, les recomendó a Rambaldi, con el que había trabajado en ‘Alien, el octavo pasajero’ (Alien, 1979). El veterano artista italiano interpretó las indicaciones de Zulawski de forma literal, y creó un extraño monstruo fálico y sin una lógica cognoscible, lleno de connotaciones sexuales cuya inspiración pudo ser la serie de ilustraciones ‘Mordor’ (1975), del propio Giger después de todo.

Hr Giger Mordor Vii

Sexo con octópodos y otras bestias

Con dicha bestia, el film se adelantó al plasmar la transgresora erótica tentacular que popularizó el anime japonés en los años 80, convergiendo con imaginería de obras de arte previas como 'El sueño de la mujer del pescador' (1814) de Hokusai o algunos de la depravada serie de ilustraciones de 'La Grande Danse macabre des vifs' (1905) de Martin Van Maele. Pero Anna no solo tiene sexo con el ser que, creemos, ha generado su propia frustración, sino que debe alimentarlo, para que vaya creando lo que parece una versión idealizada de su marido.

Possession4
Hokuszai El sueño de la mujer del pescador

Este desarrollo encaja en el tropo del terror de criatura que exige asesinatos para comer, como la planta carnívora de ‘La tienda de los horrores’ (The Little Shop of Horrors, 1960), incluso con algunos fragmentos de body horror de suplantación que no desafinarían en ’La invasión de los ladrones de cuerpos’ (Invasion of the Body Snatchers, 1978) y una lógica que parece hasta haber dejado huella en la trama del amante “en formación” que demanda sangre de ‘Hellraiser’ (1987) o incluso la maternidad grotesca de ‘Baby Blood’ (1990), que funciona como una extensión del mismo dilema de lactancia monstruosa de Anna.

Babyblood Baby Blood

Pero cuando parece que no nos queda nada por ver, Anna tiene una especie de aborto espontáneo que la hace supurar sangre y líquidos extraños por todos sus orificios en un túnel del metro. Una expulsión de conceptos –maldad, según Zulawski, y fe, según Anna– casi ritual, expuesta como una coreografía del horror con movimientos espasmódicos y expresiones histéricas que parece inspirada en la danza butoh, casi una aproximación intelectual y de cine-performance de la posesión demoníaca, en plena moda en esos años gracias al éxito sin precedentes de ‘El exorcista’ (The Exorcist, 1973).

La danza de la locura

Anna Subway Freakout

En realidad la “posesión” de Adjani no es muy diferente a la transformación de la monja de ‘Narciso Negro’ (Black Narcissus, 1947), en la que la represión se materializaba también como una fuerza ominosa e incontrolable y en esta escena del metro supone una reformulación de la misma idea, que bajo la mirada del siglo XXI se ha reconvertido en un nuevo marco de expresión del cine de terror feminista. Sea como sea, la imagen en sí es ya clásica en el género y ha acabado entrando en la cultura pop, replicada en el vídeo 'Voodoo in my Blood' (2016) de Massive Attack, o el corto de Nicole Kidman para NY Times que dio lugar a su mítica portada de 2017, para ilustrar su especial "el año del terror".

New York Times Honors7

Tanto es así que esa bajada a los infiernos femenina e irracional incluso se ha replicado en filmes como la nueva ‘Suspiria’ (2018), que también transcurre en el mismo Berlín dividido, aunque haga su alegoría política de forma ortopédica y sin encontrar motivación personal, o incluso la reciente ‘Saint Maud’ (2020), que simplifica la expresión física a un éxtasis religioso. La diferencia es que en ‘La posesión’, la catarsis es un momento tan inesperado como el resto de escenas de impacto, que muestra el filo de la desintegración total que llega cuando en el film puede ocurrir cualquier cosa.

Saint Saint Maud

La parte más indescifrable de ‘La posesión’ tiene lugar en ese tercer acto en el que las ideas de drama conyugal van conformando una nueva fase, donde se decanta la alegoría política más encriptada, y cobra importancia la ambientación en una Berlín escindida por el muro, que es un personaje omnipresente. Zulawski juega con la idea de la separación desde lo emocional a lo espacial, creando una idea de partes que no logran encontrarse con el uso dramático de la imagen fragmentada que trasciende la simple idea del divorcio.

Muros, dobles y la tiranía del otro lado

Sobre la base es la historia de un matrimonio que se rompe en medio de muchos factores internos y externos, como el romance con Heinrich y las ausencias de Mark debido a su trabajo, y el significado de posesión a nivel sentimental y no como invasión se refleja en ideas que toman forma tangible, con la lógica surrealista de los cuentos de hadas, visualizando la criatura y la transformación. Pero la semilla biográfica del guion tiende a encajonar sus lecturas, limitadas a la pareja o el empoderamiento, frente a una obra de dimensiones inabarcables, de apertura desde lo personal a lo cósmico, la religión o el verdadero significado de la maldad.

Helen Apocalypse

Todo el film está salpicado de la idea de la duplicación en los propios personajes. De Anna y Helen, "mala" y "buena", a Mark y su doble acabado del final de la película, cambiando sus roles y un significado dual, abarcado en sus cuerpos originales. Los fundamentos filosóficos se amalgaman con el clima político de división que, para Zulawski, también significa la falta de preocupación por el otro lado, el ignorar lo que sucede tras el muro, con lo que los traumas emocionales se diluyen en la mirada de Mark o Anna, que en realidad son sustituidos por versiones perfectas, serenas y neutras de sí mismos, en el planteamiento ideológico más similar a la película de ultracuerpos de Kaufman.

Berlin2

No es casualidad que la casa en donde vive el monstruo esté pegada al muro, o que el primer texto que vemos sea una pintada que reza “Die mauer muß weg” (El muro debe caer). Desde la ventana de la casa de Mark, detrás de los guardias que miran a la pareja con prismáticos vemos las ruinas de apartamentos desmoronados y tapiados para evitar que los ciudadanos del este miraran al otro lado desde sus propias ventanas. En un periodo de fin de ciclo para el régimen, Zulawski se atrevió a sugerir que, después de todo, las dos partes podrían ser una pareja con sus propios despotismos.

De Cronenberg a Von Trier

Conceptos abstractos que no deben resultar extraños a los conocedores de la obra previa del polaco, que aquí logra un film aparentemente lleno de rugosidades y movimiento, pero cuyo trabajo de puesta en escena es tan perfeccionista como las obras más obsesivas de Kubrick, lleno de códigos de color, un trabajadísimo uso de la cámara en mano que parece una steady imposible, simetrías y ruptura poliédrica y decenas de detalles de dirección que le dan un carácter único, y ciertamente atemporal, al film.

Possession5
Possession6

Tras una época perdida, su restauración ha hecho que una nueva generación descubra el film como si de un nuevo clásico se tratara. Es por ello que, en realidad, su legado aún está en construcción aunque se pueda ir contrastando en infinitud de autores, empezando por el aspecto más exploit de su propuesta, que ha tenido continuidad en obras que tratan de intelectualizar el sexo con criaturas gigantes, de forma mejor, como ‘El almuerzo desnudo’ (1991), realmente en paralelo más que una heredera, y la freudiana ‘Zirneklis ‘(1992); o más burdas y pretenciosas, como ‘La región salvaje’ (2017) o ‘Muere, monstruo, muere’ (2017).

Untamed4 La región salvaje

Mucho antes de que se inventara la etiqueta “elevated horror” para definir el cine de terror con más tintes de drama o de autor, Lars von Trier proponía en ‘Anticristo’ (Antichrist, 2009) una lucha conyugal a través del género en la que también había automutilación, sexo, y mujeres que entran en una espiral de locura febril llena de gritos y sexualidad explosiva. Pese a algunos tintes misóginos, que Zulawski conseguía neutralizar con el dibujo de un Mark controlador y obsesivo, puede considerarse una puesta al día que ha creado escuela.

El horror no era subterráneo

Possession7

‘La posesión’ es un film más inteligente y sin ambigüedad en su condición de obra de horror, al que mantiene una lealtad gráfica de principio a fin, pero hay una conexión en ambos films en la forma en la que se usa el género como trampolín de las obsesiones de autor, algo que ha ido calando en las formas en las que el cine de terror fue escalando y variando durante la década de los 2010. La propia expresión de las frustraciones de una viuda deprimida, cuya ansiedad crea un hombre del saco en ‘Babadook’ (2014), muestra una pérdida del miedo a lo abstracto y el uso de la alegoría hecha monstruo real.

No es fácil cuantificar la influencia de ‘La posesión’, puesto que aún parece moderna y hasta autores como Lynch se han reflejado en ella. Otros como Gaspar Noé la citan con asiduidad – ‘Irreversible’ (2002) o ‘Clímax’ (2018)–, Darren Aronofsky juega con el estado mental de una mujer al límite en ‘Cisne Negro’ (Black Swan, 2010) y se abre a las mismas posibilidades narrativas del surrealismo en ‘Madre!’ (Mother, 2018), perpetuando esa idea de terror de vanguardia moderno que ‘La posesión’ sigue representando mejor que ninguna.

Midsommar3

No es tanto una pionera absoluta, pero sí un eslabón clave para decodificar lo que hoy se entiende como horror de autor, con influencia clara en películas como ‘Midsommar’ (2018), que no deja de ser otra odisea de ruptura por la vía del miedo, o ‘El Faro’ (The Lighthouse, 2019) y en general otros filmes de género reciente con tintes menos comerciales que miran a Europa y a filmografías que no atienden a dogmas prefabricados, pese a que más que comprender la libertad y posibilidades que ofrece el medio como lo hacía Zulawski se entienda más como una forma de asimilación y duplicado, casi de la misma forma que los doppelgängers de Mark y Anna.

-
La noticia 40 años de ‘La posesión’: histeria, surrealismo y sexo tentacular en la madre europea del cine de terror de autor fue publicada originalmente en Espinof por Jorge Loser .


Javier Fernandez
https://ift.tt/1c1igf4
https://twitter.com/fernandezpanch
https://ift.tt/3i5RwqF

Francisco Javier Fernandez - 'Drag Race España': un vivaracho reality de ATRESplayer que agrega sabor patrio a la esencia de RuPaul

'Drag Race España': un vivaracho reality de ATRESplayer que agrega sabor patrio a la esencia de RuPaul

El mes florido de mayo nos tenía reservado en sus últimos días uno de los estrenos más esperados en cuanto a realities. Atresplayer estrenó este domingo 'Drag Race España', la adaptación patria de 'RuPaul's Drag Race', el reality de competición en el que una decena de drag queens luchan por ser la próxima gran reina del drag española.

Con Supremme de Luxe de maestra de ceremonias y Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi de jurado fijo, el concurso conserva la estructura de su madre: un reto inicial, la pasarela y el lip-sync que determina la concursante eliminada. Una dinámica calcada que no quiere decir que sea exactamente lo mismo de siempre.

Como en todo reality de este estilo que se precie, la primera impresión es muy importante. Esa llegada de cada drag al que será su sala de referencia, su taller de trabajo está plasmado de primeros juicios, momentos divertidos y primeros testimonios. Sin embargo, la frase con la que cada concursante se presenta tras mostrarse en todo su esplendor al mundo queda demasiado en segundo plano. Simplemente, no se escucha bien. Un momento empañado del que, más allá de la edición de sonido, es responsable el cacareo y los gritos del resto.

A partir de ahí, constantemente nos vamos a encontrar con testimoniales y con los primeros choques de personalidad de cada reina. Además, en esta primera hora de programa hemos podido tener algún momento de sinceridad y de recordar algún que otro episodio de la infancia de esta tanda de concursantes.

Festiva, celebrativa, ordinaria y rupaulesca

A pesar de ser festiva, celebrativa y todo lo que podamos buscar en un título así, permea una sensación de seriedad interesante. De hacer, inadvertidamente, algo menos fantasioso en tono. Quizás sea por adecuarlo a una duración de poco más de una hora, en vez de los cuarenta y tantos minutos acostumbrados, hace que tengamos no tanto valles, sino ciertas llanuras.

Un sitio donde esto se nota especialmente es en la prueba final, esa gran pasarela eliminatoria. Las deliberaciones y valoraciones del jurado son algo "largas" y da la impresión de que más que en 'Drag Race' estamos en 'Project Runway' por la dirección en la que van las críticas. Es decir, hay mayor fijación en el vestuario y su confección que en la presencia, que también es importante.

Suele ocurrir que son los momentos más guionizados los que peor terminan funcionando, y en 'Drag Race España' no es ninguna excepción. Toda la parte del jurado se antoja demasiado falto de naturalidad y eso en un programa en el que la espontaneidad de los concursantes es tan primordial es algo decepcionante.

En definitiva, 'Drag Race España' ha llegado tan divertida y con ganas de celebrar la vida como esperábamos. Si bien hay cuestiones de forma para pulir, por lo general su estreno ha sido más que bienvenido.

-
La noticia 'Drag Race España': un vivaracho reality de ATRESplayer que agrega sabor patrio a la esencia de RuPaul fue publicada originalmente en Espinof por Albertini .


Javier Fernandez
https://ift.tt/1c1igf4
https://twitter.com/fernandezpanch
https://ift.tt/2SIFSYe

'Better Call Saul' se parece cada vez más a 'Breaking Bad' en el rodaje de su temporada 6 - Javier Fernandez

Albuquerque no es tan grande y, además, a medida que avanza la historia también son más los personajes de la serie original que reaparecen en el universo creado por Vince Gilligan y Peter Gould.

>> Leer el artículo | sobre Sensacine - lunes, 31 de mayo de 2021




Francisco Javier Fernandez Auditor
https://ift.tt/16Lg0I6
https://ift.tt/2S1nxWh

'Los Bridgerton' viaja al pasado en su temporada 2 y nos presenta a Edmund Bridgerton: ¿Qué pasó con el padre de la familia? - Javier Fernandez

Rupert Evans se incorpora al elenco ahora encabezado por Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). ¿Será la serie de Netflix fiel a lo que le ocurrió al patriarca?

>> Leer el artículo | sobre Sensacine - lunes, 31 de mayo de 2021




Francisco Javier Fernandez Auditor
https://ift.tt/16Lg0I6
https://ift.tt/34vlZqe

Francisco Javier Fernandez - Cómo la cabecera de 'Friends' salvó a la serie de ser cancelada antes de llegar a estrenarse

Cómo la cabecera de 'Friends' salvó a la serie de ser cancelada antes de llegar a estrenarse

El anhelado especial 'Friends: The Reunion' sirvió, entre otras cosas, para repasar algunas anécdotas de la mítica sitcom. Pese a durar más de 100 minutos, no todo lo que se rodó acabó formando parte del montaje y ahora el director Ben Winston ha desvelado a The Hollywood Reporter algo que lamenta haber eliminado: la historia del origen de la cabecera de la serie.

La importancia de la cabecera

Y es que el futuro de la serie llegó a estar en peligro antes de emitir el primer episodio, ya que a un ejecutivo de NBC no le gustó el arranque de la serie, dando a entender qué eran necesarios cambios si David Crane y Marta Kauffman, creadores de la serie, querían que se emitiera. Esto es lo que comentó Winston sobre ese segmento que se quedó finalmente fuera de 'Friends: The Reunion':

Un ejecutivo de NBC vio la serie y dijo que los 10 primeros minutos eran aburridos. Era solo seis personajes sentadas en una cafetería hablando. "No es suficientemente bueno. A menos que lo cambiéis, no se va a emitir". Así que decidieron hacer unos vibrantes y ágiles créditos iniciales al ritmo de la canción de R.E.M. 'Shiny Happy People'. Hicieron un corte con lo más destacado de ellos poniendo caras tontas y bailando, y se lo dieron de vuelta al ejecutivo de la cadena. Lo único que cambiaron fueron la cabecera. Ni siquiera lo emitirían con la canción de R.E.M., era solamente para enseñárselo a los ejecutivos de la cadena.

Hace ya tiempo que se desveló que se había tanteado la posibilidad de usar esa canción de R.E.M., pero hasta ahora teníamos una versión diferente de la historia. Y es que Michael Stipe, líder de la banda, desveló en su momento que Warner contactó con ellos para usar la canción, y al negarse decidieron actuar de la siguiente forma según él:

Entonces fueron con otra banda y les dijeron "¿Podéis escribirnos una canción de R.E.M.?" Y lo hicieron. Eso es lo que he escuchado. No quiero hacer de menos al otro grupo. No recuerdo quiénes son, pero esa una buena canción.

El grupo se llamaba The Rembrandts y la canción 'I´ll Be There For You'. Su éxito fue tal que los miembros de la banda han ganado ya más de 5 millones de dólares solamente por los royalties. Casi nada.

-
La noticia Cómo la cabecera de 'Friends' salvó a la serie de ser cancelada antes de llegar a estrenarse fue publicada originalmente en Espinof por Mikel Zorrilla .


Javier Fernandez
https://ift.tt/1c1igf4
https://twitter.com/fernandezpanch
https://ift.tt/3p3ShSP

Francisco Javier Fernandez - Taquilla: 'Un lugar tranquilo 2' destroza el récord de mejor estreno durante la pandemia en Estados Unidos con casi 60 millones de dólares

Taquilla: 'Un lugar tranquilo 2' destroza el récord de mejor estreno durante la pandemia en Estados Unidos con casi 60 millones de dólares

Aún quedan un par de semanas para que se estrene en cines españoles 'Un lugar tranquilo 2', pero la nueva entrega de la ahora franquicia de terror de John Krasinski ya está dando alegrías a Paramount tras su lanzamiento en Estados Unidos y algunos países del mercado internacional, habiendo superado la barrera de los 80 millones de dólares en taquilla si contamos las cifras de este lunes de Memorial Day.

Sin tener en cuenta el día extra de este fin de semana largo, 'Un lugar tranquilo 2' ha recaudado unos sorprendentes 48,3 millones de dólares entre el 28 y el 30 de mayo; montante que asciende hasta los 58,5 millones con el festivo nacional incluido, marcando récords nacionales en pandemia. A esta cantidad debemos sumar los igualmente notables resultados en territorios como China, donde ha amasado 14,9 millones de dólares; Australia —con 4 millones— o Indonesia —1,5 millones—.

'Cruella' no defrauda con su estreno simultáneo

Pero el fantástico funcionamiento de los cines estadounidenses, cuyo box office ha crecido más de un 350% respecto a la anterior semana, no viene únicamente dado por las criaturas sensibles al sonido. 'Cruella', otro de los estrenos más esperados, ha debutado con 21,3 millones de dólares —26,5 teniendo en cuenta el Memorial Day— que sumar a los 16,1 millones recaudados en mercados internacionales; haciendo un total de 42 millones de dólares durante su primer fin de semana en cartel y en Disney+.

El Top 5 con las películas más taquilleras del puente en Estados Unidos lo cierran, de forma muy ajustada, 'Spiral: Saw', que suma otros 2,9 millones de dólares tras su tercera semana; 'Despierta la furia', cuyo espectáculo de thriller de acción y atracos ha acumulado otros 2,75 millones después de cuatro semanas; y la veterana 'Raya y el último dragón', que, tras más de tres meses en cartel, ha recaudado otros 2,57 millones de dólares.

Como siempre, los datos con números concretos de la taquilla española los conoceremos a mediados de semana, y podréis leerlos en nuestro próximo repaso a los estrenos de cine; pero todo apunta a que 'Cruella', 'Despierta la furia' y 'Spiral: Saw' ocuparán las primeras posiciones con lo más visto en nuestro país.

-
La noticia Taquilla: 'Un lugar tranquilo 2' destroza el récord de mejor estreno durante la pandemia en Estados Unidos con casi 60 millones de dólares fue publicada originalmente en Espinof por Víctor López G. .


Javier Fernandez
https://ift.tt/1c1igf4
https://twitter.com/fernandezpanch
https://ift.tt/3wK5YbZ